Rock-legendákDavid Bowie (1947-2016)Az ember, aki nem volt hajlandó megöregedniGéczi Zoltán
Keveredett benne a
filmsztár és a rocksztár vonzereje, és mindezt négyzetre emelte kreativitása. Bowie
az elmúlt négy évtized legendáriumának egyik főszereplője volt.
Filmes pályafutását hétmérföldes
lépések és különös hátraarcok tagolták, innovatív remekművekhez és érdektelen
kommerszekhez egyaránt adta nevét. Rendszeresen utasított vissza
megaprodukciókat, ugyanakkor előszeretettel dolgozott kezdő rendezőkkel,
vállalva a kereskedelmi siker elmaradásának kockázatát. Érzékenyen reagált a
korszellemre, de formákon, iskolákon és trendeken felülemelkedő, univerzális
alkotóként sosem korlátozták konvenciók: egy képzőművész attitűdjével írt
zenét, építészként hangszerelt, énekesként színészkedett, zenészként festett, intuitív
módon, bénító aggályok nélkül mozogva a különböző művészeti ágak és zsánerek
között. S bár elapadhatatlannak tűnő alkotóerejének csupán töredékét áldozta a
mozgókép művészetére, munkássága lépten-nyomon összefonódott vele: a hivatalos
lajstrom szerint 42 ízben vállalt kisebb-nagyobb szerepet, komponált filmzenét
és vállalt produceri feladatokat, dalait közel félezer alkalommal használták
fel különböző mozikhoz – hivatásos filmesből sem akad sok hasonló életművel.
Wishful Beginnings
David Bowie pályafutásában
a film felé fordulás sokáig krízisreakció volt. 1968-ban, mindössze 21 éves
korában éppen bukott művésznek számított; a Decca által kiadott debütáló
kislemeze (The Laughing Gnome) után
első albuma (David Bowie) is
fiaskónak bizonyult kereskedelmi szempontból, a brit invázió csúcspontján sem a
kritika, sem a közönség nem figyelt fel a lángoló ambíció által fűtött énekesre.
Rövid életű zenekarokkal próbálkozott, alkalmanként pantomimművészként lépett
fel, folyamatosan kereste a színpadi szereplés lehetőségét, fáradhatatlanul
komponált, de erőfeszítései sem üzleti, sem kritikai szempontból nem hoztak
kielégítő eredményt. Létfenntartását kevésbé előkelő munkákból finanszírozta, s
miután úgy határozott, hogy a fénymásoló-szalon mégsem kínál optimális környezetet
kreatív géniusza kiteljesítéséhez, több szereplőválogatáson is megfordult.
Ekkor már rendelkezett némi kamerarutinnal (1967-ben játszott Michael Armstrong
The Image című, 13 perces, fekete-fehér
némafilmjében, amely Oscar Wilde Dorian Gray történetét ötvözte Poe
lázálomszerű horror-novelláival; Armstrong később ismert és elismert
horror-rendezővé vált), ám sem a színpadi musicalből adaptált Ó, az a csodálatos háború (Oh! What a Lovely War, 1969, rend:
Richard Attenborough) stábja, sem a Crime
of Passion tévésorozat Alain című
epizódjához castingoló producerek nem találták ideális jelentkezőnek, és csupán
egy kredit nélküli statisztaszerepet sikerült megkaparintania John Dexter
drámájában (The Virgin Soldiers,
1969). Egyéb lehetőség híján reklámfilmes munkára fanyalodott: a Lyons Maid élelmiszeripari
cég televíziós hirdetésében szerepelt, mint fagylaltrajongó wannabe-popsztár,
aki LUV márkájú jégkrémmel traktálja a tévékészülék előtt henyélő fogyasztót. Művészi
szempontból korántsem lehetett felemelő egy ilyesféle feladat, ám a szóban
forgó reklámot egy pályakezdő brit rendező, Ridley Scott készítette, aki másfél
évtized elteltével öccse, Tony Scott figyelmébe ajánlotta a kamera iránt lelkes
vonzalmat tanúsító zenészt – közös munkájuk, Az éhség
(The Hunger, 1983) pedig Bowie filmográfiájának
egyik legfontosabb tételévé vált.
Hallo Spaceboy
Bowie, bár tehetségét
hosszú éveken át képtelen volt valódi sikerre fordítani, már ifjú korában is
multilaterális művészként igyekezett érvényesülni. A korszak sztárjaival összevetve,
akik nem igazán kívánkoztak kilépni a sex and drugs and rock’n’roll szentháromsága
által meghatározott, ugyancsak kényelmes cselekvési mezőből, meghökkentően
innovatív, egyszersmind becsvágyó alkotói koncepciót dédelgetett. A zene, a
színház, a képzőművészet, az irodalom, a film és a divat mind fontos
inspirációk, egyszersmind kiaknázható források voltak számára; egyfajta transzművészeti
fúziót szándékozott színpadra állítani. „Sikerült rájuk erőltetnem a vonzódásom
a teatralitás iránt. Ez volt az első olyan együttesem, amelyben a smink és a
különleges nadrágok ugyanolyan fontos szerepet kaptak, mint a zene.” –
jellemezte Riot Star nevű, rövid életű zenekarát. Michael Watts, a Melody Maker újságírója hasonló
benyomást szerzett róla: „Rejtélyes, vonzó, karizmatikus figura volt. (…)
Keveredett benne a filmsztár és a rocksztár vonzereje – csak annyival, de
annyival jobban nézett ki, mint egy rocksztár.”
A méltánytalan
helyzetből Stanley Kubrick filmje mutatott számára kiutat. Első sikeres kislemeze,
a 2001: Űrodüsszeia hatására fogant Space Oddity 1969. július 1-én, öt
nappal az Apollo-11 indítása előtt került ki a boltokba, és az általános közhangulat
felhajtóerejének köszönhetően gyorsan bejutott a UK Top 5-ba. A korabeli
popzenei konvenciókat meghazudtoló, refrén nélküli (!) dalhoz készült promóciós
videó képvilága és beállításai Kubrick korszakalkotó moziját idézik, de
nagyrabecsülése félreérthetetlenül egyértelmű jeleként Bowie a következő
évtizedben is előszeretettel kölcsönzött a nehéz természetű rendezőzseni
munkásságából.
Bowie Ziggy Stardust
figurájának köszönhetően vált tétova kezdőből magabiztos színésszé, a közönség
manipulálásának mesterévé. A Marsról érkezett, meghatározhatatlan nemi
identitású, maszkszerű sminket és Jamamoto Kanszai egyedi designer-ruháit
viselő Ziggy a féktelenül hedonista 1970-es évek, a csillámporos glam-korszak abszolút
ikonja, a korabeli sci-fi ponyvák (Barbarella,
Twilight Zone) és a tradicionális japán
színház káprázatos keveréke, a method
acting módszer totális rock’n’roll megnyilvánulása. A nagy műgonddal
megkonstruált szupersztár azonban Frankenstein doktor szörnyű gyermekéhez
hasonlóan pusztította el avatárját: „Igen könnyű volt éjjel-nappal e karakter
iránti megszállottságomban leledzeni. Ziggy Stardust lett belőlem. David
Bowie-nak annyi volt.”
Mozgóképes referenciákat
illetően a szélesebb közönség Donn Alan Pennebaker 1973-ban forgatott, majd egy
teljes évtizeden át dobozban heverő, saját jogon is legendás koncertfilmjét
kapcsolja Bowie eme alkotói korszakához, ugyanakkor a Diamond Dogs album egy immáron örökre beteljesületlen filmes
projektet is szült: Bowie-t ekkortájt erősen foglalkoztatta egy disztópikus
sci-fi mozi terve, amelyet Kubrick Mechanikus
narancsa és Orwell 1984 regénye mellett
legfőképpen az 1973-as transzszibériai vonatúton szerzett, szükségszerűen
korlátozott, ám kitörölhetetlenül intenzív, az elnyomó politikai diktatúrák természetére
és emberekre gyakorolt hatására vonatkozó tapasztalatai inspiráltak. Az
amerikai turnéra grandiózus díszletet tervezett, a dalokat egységes narratívába
foglalta, a színpadi produkció látványa és hangulata Fritz Lang Metropolisát (1927) és az 1920-as évek
német expresszionista filmjeinek képvilágát idézte – Bowie apokaliptikus Hunger
City-víziója azonban a Main Man menedzserirodával való, gyilkos pereskedésig fajuló
viszonya, az általános anyagi nehézségek és a magánéleti természetű problémák –
legyen ez az eufemisztikus megnevezése a mértéktelen kokainfogyasztás által
előidézett paranoid neurózisnak – miatt sosem kerülhetett megvalósításra.
Cracked Actor
A Ziggy-korszak végére
kifejlődött káosz elcsitulásával Bowie az amerikai fehér soul (Young Americans) mellett a szélesvásznon
talált új kihívásokra és lehetőségekre. Az 1970-es évek közepén felélénkült a
színészet iránti érdeklődése: arra biztatta a menedzsmentjét, hogy a sajtót
manipulálva hajtsanak fel számára előnyös ajánlatokat. A Földre pottyant férfi (The
Man Who Fell the Earth, 1976) címszerepe kísérteties mértékben hasonult
Bowie folyamatosan változó színpadi perszónájához, miként a rendező habitusa is
imponált neki: Nicolas Roeg merész, kísérletezésre hajlamos, a kreatív
szempontokat a kereskedelmi megfontolások elé helyező direktorként volt számon
tartva kortárs filmes körökben. A forgatókönyv szerint Bowie egy humanoid
idegent alakít, aki előretolt felderítőként látogat a Földre, hogy az égitest
természeti erőforrásainak kisajátításával mentse meg saját, haldokló
anyabolygóját – Roeg pedig már az első személyes találkozó során
meggyőződhetett róla, hogy a saját magával is meghasonlott, a világtól teljesen
elidegenedett zenész megjelenése és gesztusai által, különösebb instruálás nélkül
is tökéletesen hozza az általa elképzelt karaktert. Bowie valóban hátborzongató
alakítást nyújtott Thomas Jerome Newton szerepében, s bár a nagyközönség a
bemutató idején nem méltatta egyértelmű elismerésre a flashbackek által tagolt,
helyenként ugyancsak bizarr és sokkoló filmet (az eredeti kópiából a stúdió
nyomására egyebek mellett ki kellett vágni azt a jelenetet is, amelyben a
főszereplő megmutatja valódi testét), az utókor számára már különösebb
intellektuális erőfeszítések nélkül is értelmezhető A Földre pottyant férfi metafora- és szimbólumrendszere.
Hovatovább, a szüntelen tévénézés, a befogadhatatlan mennyiségű audiovizuális
inger feldolgozásának kényszere miatt intellektuálisan és morálisan egyaránt
hanyatlásnak induló, utóbb tévé-túladagolást elszenvedő karaktert az információs
társadalom rémisztően éles víziójának, a posztmodern kor egyik szimbólumának
nevezték a média obszcén mértéket öltő befolyását ostorozó esztéták. A film
kultuszát példázza, hogy a 2005-ös Criterion Collection újrakiadáshoz
restaurálták és rekonstruálták az eredeti kópiát, mintegy 20 percnyi anyaggal
egészítve ki az eredeti mozis vágást. Bár Bowie nem volt elégedett saját
teljesítményével („Nem vagyok jó színész. Elripacskodom a dolgot.”), pályafutása
első főszerepe zenészkarrierje szempontjából is komoly hozadékkal járt: „Newton
karakterének egy részét magammal vittem. Az ő ruhájában sétáltam ki a díszletből.”.
Ziggy Stardust elhantolását követően, Thomas Jerome Newton hamvaiból született
meg új alteregója, a jéghideg tekintetű, kimért és távolságtartó, drága
öltönyöket viselő Thin White Duke.
A rákövetkező évek zenei
szempontból kiemelkedően termékenynek bizonyultak (ekkor született meg a Station to Station és a legendás
Berlin-trilógia, illetve két nagyszerű lemezt készített Iggy Poppal), mindemellett
kisebb-nagyobb filmes felkéréseket is vállalt. Önmagát alakította Uli Redel
megrázó drogdrámájában (Wir Kinder vom
Banhof Zoo, 1981; a film zenéjét szintén Bowie jegyezte), amely két
évtizeddel később a U2 Achtung Baby
lemeze számára adott kulcsfontosságú forrásmunkát, illetve főszerepet vállalt a
Berlinben forgott Dzsigolóban (Schöner Gigolo, armer Gigolo, 1978 – David Hemmings), amelyben Kim
Novak volt a partnere. Balszerencsés módon a film leginkább a Kabaré (Cabaret, 1972 – Bob Fosse) fakó és alulinspirált ikertestvérének tekinthető, a
pazar főszereplőpáros nem tudott kibontakozni a forgatókönyv hiányosságai
miatt.
I’m Deranged
Az 1960-as, 1970-es évek
zenészóriásai jellemző módon nem lelték helyüket a rákövetkező évtizedben, saját
legendájuk mentőcsónakjába szorult hajótöröttként hánykolódtak az MTV által
definiált videóklip-korszakban. Lou Reed, Bob Dylan, Iggy Pop, Johnny Cash
sorsához hasonlóan David Bowie sem volt képes feltárni olyan szellemi forrásokat,
hasonlóan eleven kulturális referenciapontokat, mint amilyen a hatvanas évek nyüzsgő
Londonja, a glam rock mozgalom, vagy a hidegháborúba fagyott, skizofrén Nyugat-Berlin
volt, majd a kommersz hangvételű Let’s
Dance album példátlan kereskedelmi sikerét követően, az EMI lemezkiadóval
kötött szerződésben vállalt kötelmek által fojtogatva kelletlen és érdektelen, esetlegesen
kivitelezett lemezekkel (Tonight, Never Let Me Down) kezdte ki saját
mítoszát. A filmezés ez alkalommal is kézenfekvő, egyszersmind nem túl
megerőltető alternatívát kínált számára a nehéz évek átvészelésére, s miután a Let’s Dance-nek köszönhetően globális
videóklip-sztárrá vált, érthető módon már a nagy filmstúdiók számára is
gyümölcsöző lehetőségnek tűnt a vele való együttműködés.
Bowie azonban a
potenciális kereskedelmi siker helyett egy elsőfilmes rendezővel szerződött le,
aki szakmai referenciaként csakis családnevét tudta felmutatni. Tony Scott Az éhség című mozija a Bram Stoker által
megfogalmazott klasszikus vámpírmítosz dekonstrukciója, a kánonná merevedett műfaji
jegyek újrafogalmazására tett kísérlet, amely éppen az előremutató kreatív
koncepció miatt nem tudta megszólítani a szélesebb közönséget. Ez követően elutasította
a felkérést a fejlesztési szakaszban lévő James Bond film, a Halálvágta (A View to a Kill, 1985) antagonistájának szerepére (helyére Christopher
Walkent választották), ugyanakkor aláírt a japán film fenegyerekeként
elhíresült Nagisa Oshima (Szenvedélyek
birodalma, 1978) forgatókönyvére. A Boldog
karácsonyt, Mr. Lawrence (Merry
Christmas, Mr. Lawrence, 1983) másik főszerepét egy japán popsztár, Riuchi
Sakamoto játszotta, de fontos feladatot kapott a produkcióban az akkor még
csupán televíziós és rádiós műsorokban feltűnő Takeshi Kitano is. A
különcségeiről ismert rendező profi színészek helyett zenészeket kért fel a
második világháborús drámára, amelynek a Cannes-i Filmfesztivál
versenyprogramjában volt díszbemutatója – ily módon Bowie, a zeneipari biznisztől meghasonlott, kiégett popsztár
bebocsátást nyert a nemzetközi művészfilmesek elitjébe.
Az éhség és a Boldog karácsonyt, Mr. Lawrence után
ésszerű döntés lett volna kisebb költségvetésű, ám magasabb alkotói igényeket megvalósító
mozikban szerepelni, ám Bowie karrierjére oly jellemző módon ismét pálfordulást
hajtott végre, és a kommersz stúdiófilmek felé fordult. Az 1986-ban bemutatott,
25 millió dolláros megaköltségvetésből forgatott Fantasztikus labirintusban (Labyrinth)
benne volt egy elbűvölően szellemes és stílusos, eredeti hangvételű mese
lehetősége. A máig felülmúlhatatlan Muppet
Show atyjaként híressé vált Jim Henson pompás bábmunkával, ámulatba ejtő
vizuális gegekkel és virtuóz poénokkal zsúfolta tele a filmet (utóbbiban komoly
segítségére volt Terry Jones), de természeténél fogva idegen volt tőle a
nagyjátékfilm dramaturgiai közege – a rendező önnön csapongó képzelőerejének
vált áldozatává, elveszve a briliáns részletek vad tobzódásában (másik
egészestés művét, az 1982-es A sötét
kristályt ugyanezen erények és gyermekbetegségek jellemzik). Bowie a koboldkirály
szerepében erőtlen és mesterkélt, komikusan eltúlzott frizurája és sminkje,
Kabuki-előadásokat megidéző ruhái és gesztusai elidegenítik a nézőt a
karaktertől, a sűrű musical-betétek pedig lépten-nyomon megtörik a cselekmény
lendületét. A Fantasztikus labirintus
kvalitásai azonban ma is elbűvölik a nézőt, melynek köszönhetően a
fantasy-musical idővel kultikus státuszra tett szert. Evvel szemben a blockbusternek
szánt Abszolút kezdők (Absolute Beginners,1986 – Julien Temple)
borzalmasat bukott a kasszáknál, csődbe taszítva a produkciót finanszírozó
stúdiót, miközben a lojális rajongókat is jócskán elbizonytalanította. Az angol
punkmozgalom filmkrónikásaként jegyzett Temple (A nagy rock’n’roll svindli, 1980) filmje mulya és zavaros,
irritálóan csiricsáré musical, amely érdemeihez méltó módon tűnt el a feledés
homályában – a kínos kudarcra csak a Martin Scorsesével közös munka (Krisztus utolsó megkísértése, 1988) jelentett
némi gyógyírt, amelyben Poncius Pilátus alakját formálta meg.
New Killer Star
„Nagyjából mindent
megtettem, amit egyáltalán lehetséges volt megtenni.” – nyilatkozta Bowie 1996-ban.
Az 1980-as évek válságkorszakából kilábalván, a Tin Machine terápiás hatású, improvizatív
és nyers zajrockját követően mind magánéleti, mind üzleti, mind alkotói téren konszolidálódott
a helyzete, így magabiztos és öntudatos, cselekvésre kész alkotóként léphetett
újra nyilvánosság elé.
Az elveszett évtizedet
követően apadhatatlan energiával vetette bele magát az alkotómunkába: az
1995-ben megjelent, Brian Enóval készített 1.
Outside a Bowie-katalógus egyik csúcsteljesítménye, a Diamond Dogs-vízió továbbgondolása. A zenén messze túlmutató konceptlemezt
saját akvarelljeivel és fotómontázsaival illusztrálta, ahogy a kísérőfüzetben
közölt naplórészletek és novellatöredékek is tőle származnak – a „non-lineáris
hipergótikus ciklusnak” titulált mű ízig-vérig szerzői munka. Bowie ez
alkalommal Nathan Adlert, a brit kormány Művészeti Bűncselekmények Részlegének
nyomozójának szerepét öltötte magára, aki Baby Grace rituális meggyilkolásának
esetét hivatott felderíteni. Az 1.
Outside az emberi test művészeti célú dekonstrukciója horrorjának, a
millenniumvárásra jellemző feszültségnek, a posztmodern kor labirintusába zárt
identitás neurotikus kiútkeresésének lenyűgöző lenyomata, a poszt-indusztriális
info-technológiai társadalom paranoiával és szorongással terhelt prognózisa.
Mindezt maradéktalanul leképzik lemezt kísérő, felkavaróan brutális, durván
szaturált színekkel és horrorisztikus vizuális elemekkel operáló videók, Samuel
David Bayer rendezései. A Hearts Filthy
Lesson klipjének eredeti változatát egyéb csatornák mellett az MTV sem volt
hajlandó sugározni (Bowie sem számíthatott más reakcióra), a Strangers When We Meet-et pedig a lemezt
felvezető videó ikertestvéreként forgatták le.
Az 1990-es évek derekára
Bowie életműdíjas klasszikusból ismét kortárs előadóvá vált, amely ritka bravúrhoz
a kiváló zenéken túl (Earthling, The Hours) a high-concept videóklipek is
döntően hozzájárultak. Rákövetkező lemezéhez az olasz-amerikai származású
Floria Sigismondi készített egzaltált, vibrálóan intenzív klipeket (Dead Man Walking, Little Wonder), majd a The Next
Day album dalait adaptálta képernyőre, meglepő módon immáron klasszicista
képvilágú videókban (The Next Day, The Stars [Are Out Tonight]). A The Hours lemez klipjeihez (Thursday’s Child, Survive) Walter Sternt kérte fel (kollaborációjuk elegánsan komor,
metafizikai motívumokkal tagolt, organikus egységet alkotó rövidfilmeket
eredményezett), a Blackstar hipnotikus
hatású videóit pedig a svéd Bo Johan Renck jegyezte.
Az 1990-es évek elejétől
Bowie zenéje az eredeti hangvételű videókon túl is egyre szorosabb kötődésbe
került a nagyjátékfilmmel, s nem csupán mankóként támogatta a mozgóképet, hanem
komplementer viszonyra lépett vele. David Lynch Útvesztőben című remekművének főcíme (I’m Deranged), a Hetedik
végefőcíme (Hearts Filthy Lesson), a Trainspotting nyitánya (Lust for Life) elképzelhetetlen Bowie
dalai nélkül, s miután filmes körökben jelentősen megerősödött a reputációja, a
szerepek között is kedve szerint válogathatott.
1996-ban megtisztelő,
egyszersmind személyes érintettsége okán kényes felkérést kapott Julian
Schnabel elsőfilmes rendezőtől, miszerint játssza el Andy Warholt a Jean Michel
Basquiat életéről szóló filmben (A
graffiti királya, 1996). Bowie ismerte és tisztelte Pop Art királyát,
ráadásul nem akármilyen színészek között kellett helytállnia – Jeffrey Wright,
Benicio Del Toro, Gary Oldman, Michael Wincott, Christopher Walken - , ám epizódszereplőként
is kiragyogott az impozáns gárdából, élete legszórakoztatóbb és leginkább
ihletett alakítását nyújtva. A Vadnyugati
bosszúállókban (Il mio West,
1998, rend.: Giovanni Veronesi) Havery Keitel ősellenségeként forgatta a
hatlövetűt, pengetett hamis gitáron amerikai polgárháborús indulót, a Mindenki a napra tör (Everybody Loves Sunshine, 1999, rend.:
Andrew Goth) című bűnügyi drámában Goldie, a brit jungle-pionír mellett
játszott fontos epizódszerepet, Christopher Nolan rendezésében (A tökéletes trükk, 2006) pedig a rejtélyekkel
és mítoszokkal övezett zseni, Nikola Tesla szerepében brillírozott.
If I’m Dreaming My Life
„Az öregek mind
ugyanarra vágynak: bárcsak jobban megbecsülték volna az életet.” – okítja
újdonsült ifjú barátját Mr. Rice az Életigenlés
(Mr. Rice’s Secret, 2000, rend.:
Nicholas Kendall) című dráma kulcsjelenetében. „Én meg azt kívánom, hogy örökké
éljek.” – válaszolja a rákbetegség végső stádiumában lévő kiskamasz. Bowie
mosolyogva, ragyogó szemekkel válaszolja: „Ne kívánd azt.”
Cikk értékelése: | | | | | | | | | | | | | szavazat: 8 átlag: 5.13 |
|
|